Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Два полюса живописи
1910год. Молодой морской офицер Павел Яков- левич Павлинов, в будущем известный советский
график, увлекается живописью. Бывая в музеях разных городов, он видит произведения художни- ков французской школы. Павлинов мечтает заехать в Париж, чтобы встретиться с А. Матиссом. Летом ему удалось попасть к Матиссу. Состоялась двух- часовая беседа. Павлинов увидел панно «Танец» и «Музыка» в процессе работы, они стояли на мольбертах. В этих панно многое противоречило традиционному представлению о живописи. Матисс всячески упрощал предметы, все свое внимание уделяя цветовым отношениям. Павел Яковлевич уже не сомневался, что, стремясь достигнуть сим- фонии цвета, Матисс отходил от объемного реше- ния сознательно. Павлинова мучил вопрос, чем объяснить это увлечение цветом.
Загадочные свойства цвета уже давно привлека- ли внимание художников. Они замечали, что цвет не только «окрашивает» поверхность предмета, но, как будто вселяясь в самую душу художника или зрителя, то веселит ее, вызывая восторг, то печалит и омрачает. Цвет таит в себе еще неразгаданную и более могущественную силу, чем обычно думают. Монтичелли мог при помощи цвета выразить лю- бое настроение. На холстах Делакруа видели цве- та, которых не было у него на палитре. Ван Гог первый заговорил о суггестивном цвете. Ему при- надлежат слова о том, что жизнь надо искать в цвете. Фовисты, а Матисс был среди них одним из первых, ощутили силу цвета, когда начали накла- дывать на холсты чистые, не смешанные краски. Не свет со стороны освещал предметы, а краски от их сопоставления на холсте сами «излучали» свет.
В 1903 г. Матисс посещает выставку мусульман- ского искусства в Мюнхене, в 1905 г.— выставку восточного искусства в Париже, и палитра Матис- са светлеет и очищается. Его тянет к солнцу, све- ту, и он едет на юг. В 1910 г. вместе с Марке Матисс посещает вторую выставку мусульманского искусства в Мюнхене, где экспонировалось около 20 миниатюр Камаледдина Бехзада '. Ослепитель- ный декоративизм восточной миниатюры не оставил Матисса равнодушным. В 1911 г. он посещает Рос- сию, знакомится в Москве с древнерусскими ико- нами. Вернее говорить не об увлечении Матисса и других, подобных ему, художников цветом, а об увлечении светом, стремлении к свету. «Я уже дав- но осознал, что выражаю себя через свет или в
1 См.: Абдуллаев М. Бехзад и Матисс//Творчество.— 1976 —№ б —С. 20.
свете, — писал Анри Матисс.—...Я часто, работая, задавался вопросом, каково же должно быть ка- чество света в тропиках. И чтобы его увидеть, я поехал па Таити....Меня интересовал только свет»2. Там, на Островах, природа открылась ему как некое подобие его живописи, где цвет не ве- дает тени и моделировки. Матисс писал о некоем духовном свете, о свете духа. Свет представлялся ему подобием хрустального блока, в котором со- вершается нечто. «...Я долгое время наслаждался светом солнца, и только потом сделал попытку выразить себя через свет духа (духовности), — го- ворил он.— Я воссоздаю мысленные объекты пла- стическими средствами: закрыв глаза, я вижу эти объекты лучше, чем с открытыми глазами, без мелких погрешностей, вот эти-то объекты я и пишу» 3.
К решению проблемы отделения цвета от пред- мета художники шли давно, независимо друг от друга и каждый своим путем. Уже в 20-е годы нашего столетия художник И. И. Нивинский начал разработку «раздельного цвета». Он использует прием плашки-прожектора, наложенной на черно- белый офорт. «Возможно, что эта задача возникла перед художником в связи с его работой в теат- ре, — пишет К. Безменова.—...В театре свет не только освещает сцену, но и создает определенное настроение. Нивинский первый среди художников требует использовать этот световой эффект в цвет- ном офорте. Он фрагментарно накладывает цвет при помощи отдельной специальной дощечки — «плашки» на черный офорт, как бы подражая лучу прожектора... Цвет у Нивинского — это не характе- ристика цвета предмета, он вносит новую ноту и в композицию, усложняет пространство и придает новые временные соотношения в гравюре»4.
В офорте «Балкон» (из цикла «Кавказские ка- приччио») узкая желтая полоса наложена верти- кально на фигуру мужчины, сидящего в кресле па балконе. Это дало возможность чуть приблизить фигуру, связать ее с плоскостью и «изолировать» от остального пространства и пейзажа; это дало радостное, спокойное настроение. В офорте «Сочи» художник вводит одновременно две плашки —
2 Луи Арагон. Анри Матисс—М., 1981.—Т. 1.—С. 142, 143.
3 Там же.—С. 169, 143.
* Безменова К. Офорты Нивинского//Творчество.— 1970.—- № 1.—С. 19.
красную и зеленую. Художник, не связывая цвет с предметом, дает определенный цветовой аккорд.
А. Акритас рассказывает: «В доме творчества «Челюскинская», где я работала, художник Андрей Голицын устроил выставку своей коллекции старых лубочных картинок. Мне они очень понравились, и я часто ходила па них смотреть. В некоторых картинках, наряду с черным резаным контуром, но независимо от него, были оттиснуты яркие цветные пятна» '. Эти факты дают основание полагать, что не художники XX в. первые отделили цвет от пред- мета, а еще безвестные мастера старого русского лубка для усиления художественной выразительно- сти своих картинок. Может быть, этот прием пере- шел в лубок от печатной набойки.
Л. Молчанов в книге «Пространство мира и пространство картины» (М., 1983) говорит об «от- делении» цвета от предмета в живописи импрес- сионистов. Французский художник Рауль Дюфи (1877—1953) увидел цвет отдельно от предмета совершенно случайно. Работая на берегу моря, он смотрел на девочку в красном. Смотрел может быть долго, может быть даже рассеянно, не фикси- руя на ней взгляд. Но когда девочка ушла, цвет «остался» на месте. Взгляд художника не последо- вал за девочкой, а если даже и последовал, то образ цвета некоторое время продолжал оставать- ся, подобно тому как бывает после взгляда на за- ходящее солнце. Художник приходит к мысли, что цвет можно отделить от предмета. Дюфи не мог писать зимой в сером, мрачном Мюнхене. Он любил писать на берегу Средиземного моря: «На мосту и в доках я упивался тем особым, характерным для побережья светом, который позже я нашел только в Сиракузах. Примерно до 20 августа сверкающий, затем он становится все более и более серебрис- тым»2. Далее Дюфи объясняет: «Вы говорите о мо- ей борьбе за цвет, и правильно, вся моя жизнь прошла в этом. Но мне бы хотелось, чтобы меня поняли до конца, я бы предпочел, чтобы вы гово- рили о моей борьбе за свет»3. Со светом связыва- лось ощущение счастья, радости жизни. Дюфи при- ходит к выводу: свет-цвет. Поскольку иллюзию све- та на картине художник создает при помощи кра- сок, Дюфи стоял всегда за то, чтобы содержимое наших тюбиков подчинялось свету.
1 Акритас А. Как я работаю//Художник.— 1985.—№ 3.— С. 15.
2 Костеневич А. РаульДюфи.—Л., 1977.—С. 10.
3 Гол.же.—С. 90.
Ван Гог, не имея возможности поехать в Марок- ко, едет на юг Франции в Арль, к солнцу, к свету. Ван Гог, Матисс, Дюфи еще не пришли к выводу, что цвет не присущ предмету, что цвет «создает» мозг, что цвет — это ощущение, производимое све- том, но они уже не пользовались краской для ими- тации «цвета» на поверхности предмета, а пользо- вались ею для того, чтобы вызвать у зрителя ощущение света, радости, жизни. К тому же они стремились не к ослеплению зрителя натурально- стью света, к иллюзии и обману зрения, а к дости- жению эстетического воздействия на зрителя. «Я открыл свою систему, теория которой заключается вот в чем. Гоняясь за солнечным светом, теряют даром время. Свет живописи, это совсем другое, это свет порядка, композиции, некий свето- цвет», 4 — писал Дюфи.
Александр Иванов, превозмогая боль в глазах, пишет этюды солнечной Италии. Его пейзажи, зна- менитая «Ветка», драпировки и обнаженные маль- чики свидетельствуют о его стремлении к свету и цвету. Академическая подкрашенная форма уже не отвечала духу времени. Импрессионисты дела- ют свет главным героем своих холстов. И. Н. Крам- ской писал И. Е. Репину в 1874 г., что непременно нужно двинуться к свету. Сами художники заме- чали, что картину «Спор на меже» К. А. Савицкого на передвижной выставке уже никто не смотрит. М. А. Врубель стал замечать противоречие между стремлением вылепить форму и общим состоянием живописи холста: «Я положительно стал замечать, что моя страсть обнять форму как можно полнее мешает моей живописи» 5.
М. С. Сарьян учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он прошел школу тоновой живописи. Ш. Хачатрян в статье «Рожде- ние света», посвященной творчеству Сарьяиа, от- мечает, что уже в цикле сарьяновских «Сказок» появляется нечто новое: «это свет — горячий, осле- пительный свет юга... Имеющий вполне реальную основу, этот свет казался в свое время нереальным, невероятным. Однако именно он предопределил своеобразие живописи Сарьяна»...6. Сам художник признавал, что знакомство с французами еще бо- лее окрылило его и убедило в правильности из-
* Костеневич А. Рауль Дюфи.—Л., 1977.—С. 24.
5 Цит. по: Горленко Н. П. Я. Павлинов.— М., 1967, — С. 212.
6 Хачатрян Ш. Рождение света//Творчество.—1980, — № 7.— С. 23.
бранного пути. Сарьян следует действительности, но он претворяет правду жизни в правду искусст- ва. Предметы изображены почти силуэтно, двумер- но. Сочетание контрастных цветов дает впечатление сильного света. Для него свет—первооснова. От степени освещенности зависит ощущение формы предмета и звучности цвета. Освобожденный от по- лутонов цвет получает максимальную выразитель- ность.
В. А. Серов, страстный и верный поклонник натуры, написавший «Девочку с персиками» и «Девушку, освещенную солнцем», после выставки картин К. С. Петрова-Водкииа, где он увидел «Ку- пание красного коня» (рис. 90), сказал ему: «Сча- стливый вы художник. Берете вы натуру и из нее живопись делаете, а живопись и убеждает в натуре больше, чем сама натура, — а потом добавил: — Формулы натуры иные, чем формулы живописи, и только в формулах, присущих живописи, — пол- ная ее выразительность... Это только и есть искус- ство» 1.
П. Я. Павлинов (1881 —1966) был графиком, но он очень живо интересовался явлениями оптико- физиологического порядка. Когда ему удавалось найти толкование тем или иным явлениям, он делился своими наблюдениями и выводами с С. В. Кравковым, автором книги «Цветовое зре- ние». Наблюдая работу живописцев, Павлинов приходит к выводу, что в основе подхода живопис- цев к своей задаче лежит «плоское видение» пред- метов. В этом можно легко убедиться, глядя на цветной предмет, через какую-нибудь диафрагму, если через нее не было видно границы поверхности предмета. При таком видении можно обходиться и без осознания глубины изображаемого пространст- ва. Чем более плоско рассматривался цвет при пи- сании с натуры, тем выражение глубины простран- ства получалось в живописи вернее. Это говорит о том, что поверхность холста или бумаги, ровно за- крашенная краской, только до тех пор кажется плоскостью, пока она не вступает во взаимодей- ствие с другими красками. Взаимодействуя с окру- жением, краски придают изображению качества пространственности.
Многие ранее неясные Павлинову явления ис- кусства становятся объяснимыми, в том числе ис- кания Матисса, Врубеля, Гогена и многих других художников. Павлинов приходит к выводу, что у
живописи свои законы. Живопись имеет «...два по- люса: с одной стороны, были изобразительная пло- скость без глубины и цвет, с другой — «глубокая» изобразительная плоскость и тон» 2. Отсюда вывод: знание причин тех или иных явлений в живописи позволяет художнику подходить к решению задач сознательно. Если перед художником стоит задача раскрытия глубоких психологических переживаний его героев, нюансов их состояний, необходимо от- казываться от цветности и решать все в тоне, с лепкой объемов, передачей глубины пространст- ва. Если же перед художником поставлена задача выразить свет, радость, единое для всех настрое- ние праздника, необходимо идти к цветности, пло- скостности. На одном полюсе Рембрандт, на дру- гом — Матисс. Все остальные возможные решения находятся между этими полюсами.
Кто лучше — Рембрандт или Матисс? Оба ве- ликие, оба закономерные. Оба стали большими ве- хами в развитии искусства живописи. Художник имеет право выбора изобразительно-выразительных средств, а диктует выбор идея произведения.
Однажды учитель Матисса Гюстав Моро сказал ему, что он упрощает живопись. Матисс же, зага- дочно улыбаясь, ответил, что он не упростил живо- пись, а, наоборот, «...усложнил приемы письма, осложнил живопись, поставив перед всеми будущи- ми художниками задачу изобретать, непрерывно обновлять живопись..., приводить ее в соответствие с идеями, требованиями, чувствованиями людей своего времени» 3.
Сформулированное профессором П. Я. Павли- новым положение о двух полюсах живописи высту- пает как ее закон. Цвет стремится проявить себя в плоскости. Чтобы вызвать у зрителя определен- ное настроение, необходимы соответствующее коли- чество цвета (цветового ощущения) и сочетания его с другими цветами. Отсюда плоскостность, де- коративность, светоносность, чистота красок в кар- тинах Матисса. Дробление формы на мелкие пло- скости, затемнения и высветления при передаче объема и пространства, уменьшение освещенности ведет к потере цвета, но зато представляется воз- можность вылепить форму, передать объем пред- мета, его материал, глубину пространства, сосредо- точить внимание на психологическом состоянии персонажей картины.
1 Петроо-Водкин К. Конец уютам.—М., 1978. — С. 189
2 Горленко Н. П. Я. Павлинов.— М., 1967.—С. 234
3 Луи Арагон. Анри Матисс—М., 1981.—Т. 1 —С. 198
Цвет как субъективное ощущение подсознатель- но связывается с настроением. Мозг объективирует всю совокупность светового ощущения, в том числе и созданный им самим цвет. Цветовое ощущение может существовать и отдельно. При закрытых глазах мы можем мысленно воспроизвести то или иное ощущение цвета.
Художники своей практикой, интуицией пред- восхищали научные открытия, сделанные только в наши дни благодаря изобретению голографиче- ского метода изображения.
|